◇ 丁香阳
有人把中国画片面地称为水墨画,顾名思义,它所强调的是元明以来中国画对创作材料的侧重。水墨画是中国绘画艺术的代表,经过漫长的发展和演变,其自身存在着极强的艺术特征。水墨画的创作以水与墨为主,在作画过程中,水和墨会共同留迹于画面中,因此,“水墨”兼有材料和技法的双重属性。清代画家张式在其著作《画谭》中道:“笔法既领会,墨法尤当深究。”他认为:“画家用墨,最吃紧事,墨法在用水。”另一位水墨画大家石涛认为:“变于水,运于墨,受于蒙。”中国画是水墨文化,水墨的“颜色”是作品精神的体现。因此注重墨法的运用,是展现作品主题及精神的重要方法。(林裕明《探析水墨画技法在日本漫画中的运用》)
水墨画不同于水粉画或者油画,尽管都属于作画,但水墨画并不像油画或者水粉画一样注重排序,水墨画的创作更注重空间布白,对空间关系的要求极高。水墨画的创作非常讲究意境,作画者要懂得如何留白,吕凤子在《构图》中提到:“形在神在,形神是不可分的。‘写形’就是‘写神’,要以筑形来现神,二即一不可分。”这说明在水墨画的创作中,作画者需要掌握如何营造画面的动势,使之形成“气局”。
此处可以用西方的油画作为对比。一幅油画要想构建出自己的画面气势,需要注意用油墨勾勒出色彩和光影。比如油画创作者中的代表性人物,巴洛克画派的创始人卡拉瓦乔,他为后代的油画风格创作奠定了一种明显的色彩基调,即使用红黑强色对比加大面积的黑影来凸显画面的史诗感。以卡拉瓦乔为代表的西方油画创作中,油墨的用法一定要有鲜明的色彩对比。色彩调比越强烈,那么画面的气势就会越恢宏。这也是在油画的创作中,画作不会存在留白的原因。
创作油画,色彩一定要满,这样创作出的画面才会好看。而在水墨画中却不能按照这种思路进行创作。对于水墨画而言,创作者在作画过程中不能太过依赖色彩,而是要通过墨法来展现出线条的粗浅,使之能和画布的空白区域结合,让画面可以形成气局。(郑雅楠《中国画笔墨技法教学探索》)在水墨画中,画面的气势依赖于气局的建立,要通过对墨法的粗浅布置展现画面的苍劲之力。
油画在绘制时使用植物油调和颜料作为创作材料在亚麻布上作画,这种油墨的选择让西画的画面色彩非常鲜艳且立体质感强,但同时,用植物油调和颜料形成的油墨难以展现出线条感。水墨画的墨分为实用墨和观赏墨两种,其中实用墨又分为松烟墨、油烟墨、朱砂墨、五彩墨、药墨、贡墨、御墨等几类。松烟墨是古代画家创作水墨画时的常用墨。这种墨以烟灰掺以动物骨胶捣制而成,特点是质细色润,不像植物油调那样油腻,在作画过程中具有渗透力高、容易着色的优势性。这使得水墨画和油画相比,其线条更容易勾勒。
在水墨画中,除了朱砂墨和五彩墨外,大部分的墨汁,如油烟墨、炭黑墨都是相近的灰黑色,而且不少水墨画的创作者往往只会使用单一的墨色,这使得水墨画必须要通过另类的方式来展现出画面的色彩对比。古语云:“墨有六彩。”这其实是说“墨”有六种表现形式,即浓墨、淡墨、干墨、湿墨、黑墨、留白这六类用墨方法,而通过对这六种表现形式的把握,水墨画便能产生丰富的色彩变化,比如浓墨和淡墨就是指画家对墨色的深浅把握,让其形成比较,而干墨和湿墨则是注意毛笔在蘸墨时对水分的吸收,黑墨是指在浓墨的基础上进一步加深画面的色度,而留白是指利用纸上的空白和墨迹本身的黑色形成色彩对比。(刘世红《国画艺术创作中水墨技法应用的思考》)
水墨画对墨法的考究可分为两个阶段,其一是磨墨,其二是用墨。磨墨是决定墨汁好坏的基础,其手法必须慢、轻、稳。用力磨出的墨会太“燥”,无法让水墨画的线条显出细致,破坏画面美感。在磨墨过程中,画家要秉承“慢工出细活”的原则,在这个环节中细致、均匀地研磨墨水,同时活动自己的手指和手腕,进行作画前的预热。而用墨是墨法中的另一个关键点。水墨画最重要的表现方法就是线条,创作者需要懂得拿捏各类皴法,让墨迹能与画面互相搭配、表现及穿插,这样才能让作品有灵动感。在水墨画中,线条的起落、粗细、转折、飞白完全依赖于对墨迹的掌控,创作者要通过注意墨痕所形成的线条轨迹,才能在作品中展现出想要展现的韵味。
在水墨画作品中,线条飞动是最为重要的元素。当前的水墨画创作受陈老莲风格影响颇深,画家常过度注重画面结构,因此创作的作品缺乏灵动性和自然感。在水墨画作品的创作上,结构是帮助在作品形成“气局”的要素之一,但真正要凸显出画面的凝重、灵动、自然,就必须发挥出毛笔的性能,注重用墨技巧,通过飞白和涨墨等方法让水墨画的画面有轻重起伏,使水墨画作品能够彰显出空间感和立体感,使之具备更高的观赏性。这里需要注意的是,通过墨法创作的立体感和常规画作的立体感要求有很大的不同,常规的作画,如厚涂、素描,其立体感都属于三度空间,而墨法的运用让水墨画在具备三度空间之外,也产生了另一个特殊的四度空间属性,即时间性。
在水墨画创作中,除了空间感,时间性的掌握也是展现其立体感的重要标准。画家需要利用墨迹的干湿特点来表现出细条的动态性,这样才能让人感觉画作本身的生动、灵气,而不是如素描等绘画手法一样的静态。
水墨画墨法的刻画主要来自对涨墨、湿墨、浓墨、干墨、枯墨等步骤的节奏掌控。创作者通过将涨墨和浓墨进行协调,与之和枯墨形成对比。所以要想创作一幅优秀的水墨画,画面中的每一根线条都必须带有明确的形体塑造意向。作者要注意对墨迹走向的把控,让线条能表现出明显的情绪感,而不是简单的形体架构。水墨画的特点在于画中的神韵承载,线条、笔墨、布局都必须从如何展现画作神态出发。作画的技法可以有差别,但在精神上一定要明晰。中国画创作写意不写实,色彩造型只是次要,能否传达出作者的情绪表达、情感取向才是首要的。
水墨画创作的难点在于其画面的用笔太过单一,如前文所说,水墨画的色彩对比并不强烈,同时也不像油画或者水粉画一样喜欢将画面用色彩塞满。一些作者在作品创作中会习惯性出现勾线、曲线平涂的问题,这种做法会使得水墨画彰显不出轻淡墨色的区别,进而减弱画面的意境和层次感。墨色是影响成画质量的关键要素,墨法的运用主张由点到线,再由线到面。整个用墨过程需要创作者细细品味和斟酌。当代的水墨画创作者惯用三段式蘸墨法,对墨色把控度较好的画家则会使用两段式蘸墨法,但具体到线条粗细和颜色深淡控制上,还是需要依靠画家对墨汁干湿、焦浓、曲直等变化的掌握。古代的墨法,通常限于勾、点、皴、擦、染和吹云等几类,而在近代,黄宾虹先生针对水墨画的墨法分类提出了浓墨、淡墨、破墨、积墨、泼墨、焦墨和宿墨七种用法,其中泼墨法、破墨法是较难掌握的墨法技巧。泼墨法是指画家根据画面的需要,按照自己的作画感觉和经验,采取泼洒或者泼写的方式将墨色泼到画面上。泼墨法能够有效展现出墨迹的隐现感、断连感和浑滞感,但因为墨势极难控制,因此在泼后画家需要注意收拾。在当代,画家在进行泼墨后会使用电吹风机、电熨斗使墨汁按照自己的预想进行晕化。而破墨法则和水墨画的另一个部分“水性”有很大关联。水墨画是由“水性”和“墨性”两部分组成,破墨法便是利用“水性”达到“墨破水”或者“水破墨”的效果。如画家因为画面某块的墨色不够,而在此上处的墨迹或者水上增加浓墨,利用水性来化开墨色,增加画面韵味,这种技法就是墨破水。另一种水破墨,则是先画墨块,然后在墨块未干时用点水或者勾水的方式将墨块撞开,使之生成水墨淋漓相破重生的效果。水破墨和墨破水的选择是依据作画所用的材料,生宣则使用墨破水,而熟宣或矾绢则要采取水破墨。(王蕾蕾《水晕墨章—对水墨画创作中“水性”与“墨性”的探究》)
在水墨画作品中,作品的观赏性体现在两个方面:其一是画面的点画和结构空间;其二是墨色变化的表达。过去的水墨画因为时代、技巧等各方面的限制,在墨法和毛笔特性的开发上显现出了很大的不足,而在当代关于水墨画的研究已经日趋成熟的情况,加上吹风机、喷枪等设备的帮助,画家可以更好地掌握墨块干湿、浓淡,所以也更应该注重对墨色的运用,要将墨法和用笔互相组合、相辅相成,使水墨画作品可以在视觉效果上形成立体化的空间观感。
包世臣在《艺舟双楫》提到:“画法字法,本于笔,成于墨。”著名美学家宗白华先生也认为,水墨画的美感在于布白,在于通过跌宕起伏来展现作品之间的深沉格局。宗白华先生提到,在水墨画创作中,墨和笔之间应该是彼此紧密的关联体,墨从笔出,笔法铸就墨法。当前的水墨画创作惯用“浓墨法”创作,没有注意用墨的节奏,水墨画的艺术感只停留在线条上。而要在这之上获得突破,画家们就必须认识到毛笔和墨的重要性,注意因为行笔、运笔所用的力量和所保持的速度带来的墨色变化,通过对涨墨、湿墨、枯墨等用墨技术的掌握,调整水墨画的格局,让水墨画的造型更完善、更美丽、更有艺术观赏性。除此之外,画家在创作水墨画作品时还要注意所用纸的纸质。纸质不同,墨色的变化也会不同。在创作水墨画时,画家首先要明确自己的创作特点以及纸张特性,生宣纸容易渗墨,元书纸不宜吸水,不同纸张的特点会影响到水墨画作品最后呈现出的效果,而通过对纸张的良好把控,也能让水墨画作品更加浑厚有致、灵动自然。
[清]郑燮 南山松寿图轴 纸本墨笔 南京博物院藏
水墨画作品的创作应当结合时代不断创新、不断进步。画家们要更注意对墨法的学习、对画面飞白的运用,要让整个创作更有灵气、更加自然灵活,这样画出的作品才能展现出秀丽、浑厚等不同的风格,给艺术爱好者带去更好的观赏体验。