蒲 熠 (四川音乐学院继续教育学院 610000)
浅谈高校钢琴教学理论的演变
蒲 熠 (四川音乐学院继续教育学院 610000)
音乐演奏如同舞蹈、体育等项目一般,都须透过熟练的技巧,才能完整的表达乐曲本身的精神与情感,因此若想有完美演出,完善的技巧是不可缺少的要件。为能更确切传达音乐欲表现之情感,在钢琴教学领域开始出现许多因应教学而发展出的方法与教材,大多是钢琴教师自行创作以做为教学之用。本文梳理了数百年来钢琴教学的演变,总结了历史上钢琴教学的理论,以期促进高校钢琴教学的发展。
钢琴;高校教学;技巧演变
数百年来高校钢琴教学方法不断发展变化。早期的教学法写作可推溯至 Girolamo Diruta(1554-1610)所著的《IL Transilvano》,著作中讨论了管风琴及键盘乐器的演奏。
在钢琴发明后的一百年间,钢琴教学指导被三项主要的原则支配:(1)弹奏只能用到手指,手臂其他部位必须固定不动;(2)技巧的训练只是纯粹机械化的过程,需要每日数小时的练习;(3)教师拥有绝对的权威。秉持此原则且流行于当时的学派称为“手指学派”(finger school),以单纯手指训练为主要重心,观察老师的个人经验,相信老师是万无一失的。
“手指学派”认为,手指是钢琴演奏的必要部分,不论演奏力量是从手指或是其他骨骼部位而来,主要还是得藉由手指将力量传送到键盘。在他们看来,为了要更有效的传达力量,要着重在手指力度及独立性。此类手指学派学者如当时著名的作曲家艾曼纽•巴赫以《Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments》为代表,作品分为两部分,内容包含许多不同的音乐教学元素,第一部是关于技巧观念、美学及合乎当时代的一些练习素材,强调左手灵活与独立性;第二部则为基本理论,包括作曲、音程处理、低音、伴奏和即兴等。该作品将练习的重点放在手指部位,认为手指可直接从键盘传送力量,允许手部自在的伸展与收缩,因而手应时时处于灵活状态,避免过度紧拉导致疲劳。除艾曼纽•巴赫外,柯莱曼悌亦属此类学派拥护者,强调发展手指独立及打击力量,手应维持高指位,尽可能排除不必要动作。
到了19世纪末,许多高校教师与作曲家开始明白,要求手指的独立及力度是不够的,于是开始构思新的方法以利技巧学习。他们发现经由科学方法的辅助可节省大量的时间与精力,音乐家相信若演奏时能运用科学方法,将可缩短习得艰深技巧的时间,这些相关的科学方法研究包含物理学、解剖学、心理学、神经生理学等方面。但加入这些科学研究并不表示需要完全抛弃传统概念,如:在讨论重量降落的同时,也需注意到音质;讨论到解剖学,也须想到演奏过程如何达到放松。透过科学观点的切入,让技巧问题的解决有了新面向。
在 Breithaupt 的理论中,提到对动作、放松、重量等的解放,论述重点从手的位置、手指位置、延伸至手腕及前臂,使用手臂侧面、转动、垂直等方式,注重生理动作使声音产生更为容易,认为所有手指动作应是自然、自动的反应。此外演奏时需注意各部位间的协合度,包含:肩膀、躯干的灵活度,手指动作及小肌肉的控制,心理层面、听觉的参与等 。
Matthay 认为技巧与音乐密不可分,若演奏时脑部与肌肉间有良好联系,在听觉、思考、情感、紧张动作、生理运动间得到大的协调,对音乐性有极大帮助。讨论三个生理要素——手指、手、和手臂,及其伴随的元素——关节、手腕、手肘,强调注意演奏时各部位的协调合作,曾提到“虽有十根手指,但别忘记需要分为十个部位去运作,可说是十个分开的手臂”。除各部位协调外,特别强调放松,对放松的定义包含排除不必要的施力及重量的肆放,摆脱演奏钢琴时生理动作的束缚。
除 Matthay 和 Breithaupt 外,二十世纪的还有许多学者关注钢琴演奏时所牵涉的肌肉运动。Otto Ortmann(1899-1979)于1925年出版的《The Physical Basis of Touch and Tone》及James Ching于1934年出版的《Piano Technique: Foundation Principles》中均提到客观科学方法的运用。Ortmann 关心音质、音色与现代钢琴构造间的关系,并揭示一连串影响音质特性的理论及因素;Ching则由演奏者的生理观点切入,期望藉由表演者与乐器的相互作用,获得最佳效果的演奏技巧。此派学者认为,将科学剖析运用于钢琴教学,高校教师应编撰“符合”钢琴及人体生理学等科学因素的技巧练习方法,而非用“突破”的方式。重视肌肉的紧张与放松,大量的肌肉紧张需要不同程度的变化,人体由相反的一组肌肉——伸肌、屈肌控制并限制速度,增加动作的速度必会提高肌肉的紧张度,这可拿来解释为何快速反复的和弦及八度会导致肌肉疲累。强调肌肉紧张与放松两个论点并无相斥,而是都必要的,重要的应是厘清什么时候该使用其中之一,什么时候要结合两者,并且要知道如何实现更有效的控制。我们都知道,长时间紧张会降低技巧的流畅性,与之相反,一直处于放松状态也并非增进技巧的适当方式。正确来说,若能自然地控制紧张与放松,如同做运动般的自然,可说是合适的演奏状态。
20世纪之后,重视的演奏部位更为广泛,包括耳朵、心智、神经系统等。技巧练习应与音乐性表达结合,单调乏味的反复训练被理性练习所取代,内在音乐想象、动作神经系统之配合、肌肉知觉、小心且批判性的聆听等,这些都是练习的价值。纯机械式的练习过程,及单独孤立出来的技巧练习多有所批评,钢琴学习趋势进一步转为对音乐的理解、自我的聆听、节奏的控制及技巧方面的掌控。Adele Marcus在Clavier中提到,须了解钢琴与生理之间的关联,而不是花了时间机械式的练习音阶、琶音、八度等,忽略音乐实质,耗费时间做机械式无意义的重复练习,会抹煞对音乐的想象力,失去对音乐该有的新鲜感,及对音乐的真诚响应。在同样发表于Clavier的一篇文章中,Celia Mae Bryant 提到,技巧的培养与生理、智力及音乐要素息息相关,这些关系着音乐艺术的基础背景,此三个因素可分开讨论,但在表演时并不是各自独立的个体。Bryant 认为发展钢琴技巧须具备以下几个要素:对音乐的理解、自我聆听、了解节奏群的律动及对音乐有决策的能力。尤其在对音乐的理解方面更为强调,表演者须对整首音乐的大架构及每一组细微差别的乐句要有所了解,音乐中的紧张与放松均会影响音乐的表现,了解音乐元素可帮助表达作曲家的作品。Donaid Payne则强调学生思考力的重要性,在《The Piano Quarterly》中提到,学生练琴的质量决定于过程的速度与范围,认为无意识弹奏只会增加错音的产生,引起手臂、手、手腕肌肉僵硬,生理与心理的紧张引起节奏不稳定。因此,教学过程中应由高校教师引导学生,启发学生对于练习的模式的了解,藉由心智参与练习过程,建立练习目标。让学生扮演教师的角色,探索自己的能力。此外,音乐学习若再加上重新思考(re-thinking)、重新练习(re-working)、重新评估(re-evaluation)等反刍动作,会让演出更精彩。
Barbara Lister-Sink 在一篇刊登于 Clavier 的文章中,对技巧学习提出新的省思,将音乐技巧练习与运动技巧练习做有趣的结合。技巧教学方法因不同国家、学派、高校教师,而有不同的教学法,在这些不同的教学法中,唯一不变的就是钢琴弹奏与手、手臂、肩膀、颈部的肌肉群运动息息相关,学生常勤奋练习,却不知身体构造的运作原理,使用错误方法造成伤害。钢琴演奏与运动原理是相同的,相异点在钢琴演奏运用到手的小肌肉,由大肌肉用来支撑小肌肉。技巧学习的目标应设定在具备基本的协调与姿势,进而进入学生身心,使学生能自动运作操控,技巧的获得如同运动员训练模式,可经由重复动作来确定其流畅协调性,进而完全掌控技巧。Martin Gellrich和 Richard Pamcutt 于 1998 年发表在《British Journal of Music Education》的文章中提到,教学过程可尝试着加入不同创作元素以激发学生学习动机。现代钢琴技巧教学,多以让学生看着印制完整的乐谱做手指练习,学生练习时常觉得无聊,且弹奏时毫无音乐性可言。作者建议应在技巧练习与即兴创作间取得平衡,让孩子创作属于自己的音乐,加入 Chaconne、Jazz 或 Pop 音乐等不同的音乐形式,建议不要使用已印制的乐谱,避免让学生按照现成乐谱学习,要让他们有意识的、经过思考的弹奏。
顶尖钢琴教师的经验表明,教授钢琴必须要注意:(1)要避免弹奏时所带来的伤害;(2)技巧影响音乐性;(3)技巧的掌握与天份无关,每个人都可以学习的;(4)好的技巧意味着容易、不困难。技巧的目的要有基本的协调与姿势,进入学生的身心,使之自动运作。不可否认练习曲有助于技术上的提升,对于即兴、视谱的能力颇有帮助。若缺乏正确学习方法,单靠反复练习亦只是徒劳无益,机械式的练习曲对手指灵活度及技巧有很大帮助,但对音乐性的培养几乎毫无帮助,甚至在单调反复的练习中,会让学生失去兴趣,扼杀对音乐的喜爱。
高校教师不需要彻底颠覆传统技巧教学与演奏方法,应去芜存菁,对其所教授的技巧保持怀疑,尝试建立技巧系统,重要的是从生理观点切入,了解弹奏钢琴时的最佳身体结构。科学证实,惟有良好协调及有效运用身体,才能展现精湛的钢琴技巧。此外,需了解钢琴构造及发声过程,才能更有效的掌握。良好的身心状态,让音乐的表现更为动人,技巧就不再是被束缚的艺术。
1999 年 Sally Chappell 在一项研究中指出,要培养全方位的钢琴演奏家,在教学时应注意全脑的发展,左脑负责技巧、视谱方面,右脑攸关即兴、记忆、及内在化(Internalization,创作及运用声音,感觉及想象,有空间意识,将音乐视为整体)。透过全脑开发的方式,学生可以对音乐有更深的认识,弹奏时获得生理上的放松。
综合上述,高校钢琴教学应是全方位的,除技巧掌控外,还须包含对音乐的理解、聆听的能力、节奏控制等方面。练习曲运用于钢琴教学时,选曲时尽量以富艺术性音乐为主,顾及音乐全面发展。至于音阶、琶音等音型练习,教学过程中可运用不同教学法,为枯燥练习注入新元素,避免流于机械式反复弹奏,以期激发学生学习动力,同时还需注意学生兴趣、音色、音乐性等,视学生个别差异做调整。若技术训练的同时也能兼顾艺术表现,将两者结合,使学生从技巧练习中体会并表现其艺术性,练习曲将不再只是乏味的练习。
[1]Marienne Uszler, Stewart Gordon, & Elyse Mach (1991). The Well-Tempered Keyboard Teacher (pp. 293、298). New York:Schirmer Books.
[2]M, W. Camp (1981). Developing Piano Performance: a Teaching Philosophy (p. 15). Chapel Hill:Hinshaw Music.
[3]Celia Mae Bryant, pp. 44-45.
[4]Donaid Payne (1985). “Teaching students to practice”. The Piano Quarterly, 132, pp. 30-31.
[5]Barbara Lister-Sink (1994). ”Rethinking Technique”. Clavier,33:5, pp. 29-31.
[6]Ruth Slenczenska.王润婷译.《指尖下的音乐:Music at Your Fingertips》.中信出版社,1991.
[7]井口基成.邵义强译.《弹奏钢琴的技巧》.北京大学出版社,1989.
[8]朱象泰.《史卡拉第奏鸣曲研究》.机械出版社,1991.
[9]亨利·涅高兹着.林道生校订.《论钢琴表演艺术》.台北:乐韵出版社,1985.
[10]张春兴.《教育心理学》.北京:北京师范大学出版社,2004.
蒲熠,四川音乐学院继续教育学院钢琴教研室副主任、硕士、讲师。